martes, 19 de mayo de 2009

De stijl


De Stijl

Caracteristicas


- Grupo formado en Holanda en el cual se defendian las utopias esteticas y sociales orientadas hacia el futuro al contrario de Ruskin y Morris
- Repeticion de modulos
- Positivos y negativos
- Elementos geometricos simples: circulo, cuadrado, triangulo (3D)
- Estaba centrado en la obra de tres hombres: los pintores Piet Mondrian y Theo van Doesburg y el arquitecto Gerrit Rietveld.

- Crea la renovación de la arquitectura moderna en Holanda, la cual se apoya esencialmente en el desarrollo de la técnica, la higiene, la economía y que persistió la posibilidad de construir más lógica, elemental y pura.

- Utilización de los colores primarios
- Escala de grises
- Líneas rectas las cuales forman rectángulos

- Los ideales abarcaron prácticamente todo, ellos pretendieron configurar la totalidad del mundo en el que se desarrolla la vida del ser humano

- Recordemos que según el ideal intelectual y racional del nuevo arte, debía evitarse el uso de materiales naturales (el ladrillo, la paja y la madera) utilizando en su lugar un material artificial, el hormigón armado..

- Hacia una arquitectura nueva, arquitectura moderna. La arquitectura nueva descansará esencialmente sobre el cálculo y la simplicidad.
- El arquitecto moderno suprimirá, no sólo la repetición monótona de los tipos clásicos, sino que destruirá la simetría. En lugar de ésta, exigirá equivalencias que mantengan el equilibrio entre esas mitades desiguales.
- La arquitectura nueva no distinguirá entre fachada y espaldas, costado izquierdo o derecho, será muy rica en el desenvolvimiento en el espacio-tiempo.- En cuanto a los materiales de construcción, los arquitectos modernos utilizan el hierro, el concreto armado, el vidrio, el caucho y demás materiales desnaturalizados producidos por la técnica moderna.En todas las realizaciones esta arquitectura se desenvuelve de los elementos de la construcción: función, luz, plan, masa, tiempo, espacio, materiales, color, etc.

- Para Stijl el arte era un catalizador que debía lograr un estado de armonía ideal, por esto el ideal de Stijl siempre estuvo orientado hacia la realización de obras en todas las artes.
- La esencia del Stijl puede describirse a través de su intención universalista, el nuevo arte era necesariamente abstracto, expresaba la belleza pura, y por ello debía utilizarce exclusivamente formas puras.

- Quería ser comprensible a partir de sí mismo, sin referencias al mundo de los objetos ni a la reproducción figurativa.
Historia
- “De Stijl”, que en holandés significa estilo, fue una revista dedicada a las artes plásticas fundada por Piet Mondrian y Theo van Doesburg que surgió en 1917 y duró hasta 1931.
- El nombre de Stijl también suele aplicársele al artista y arquitectos que alguna vez contribuyeron con él.
Esta revista iba a reunir un número de artistas que compartían ciertas ideas y actitudes; iban a constituir en un foro donde se iba a discutir el camino que el arte moderno iba a seguir, a su vez, como órgano difusor de este nuevo arte.

- Esta revista que promocionaba el neoplasticismo, fue una de las más influyentes de su tiempo ya que tenía la finalidad de lograr un estilo válido, que sustituyera lo individual por lo universal. En ella, todos los artistas que colaboraban y que abogaban por un progreso radical de las artes, publicaron en la revista críticas, teorías y manifiestos.
El Neoplasticismo es una de las formas que toma la abstracción en las primeras décadas del siglo XX. Es una doctrina estética propuesta por Mondrian en 1920, se basa en una concepción analítica de la pintura, en la búsqueda de un arte que trascienda la realidad externa, material, reduciéndola a formas geométricas y colores puros para hacerla universal.
-El movimiento de Stijl era considerando como una variante del arte abstractoà(1910- deja de considerar la representación figurativa y la sustituye por un lenguaje visual auitonomo, que era característico de la modernidad). Este nuevo arte (De stijl) no pretendía ser reproductivo ni ilustrativo, tal como la había sido el arte tradicional, éste quería ser comprensible a partir de sí mismo, sin referencias al mundo de los objetos ni a la reproducción figurativa.-La arquitectura como tema se trató desde el primer número de la revista en la cual Pierne Oud expuso en un artículo ideas sobre un proyecto, que era el diseño de una avenida a lo largo de la playa, proyecto que nunca se realizó.

Para Stijl en esta primera etapa de su desarrollo, la obra del arquitecto Frank Lloyd Wright ejerció una función de modelo y fuente de inspiración, ya que para el cuarto número de la revista se presentaron plantas y alzados de una de sus casas (villa Robbie de Chicago), la cual, vino acompañada de un análisis de Oud.





Como la primera obra arquitectónica asociada a este movimiento tenemos la villa Henny creada por Robert van’t Hoff quien había conocido a Wright en una visita a Estados Unidos antes de la guerra. A parte de esta casa de van´t Hoff pionera en hormigón armado y varias otras obras wrightianas trabajadas por Wills, hubo relativamente poca actividad arquitectónica en esta primera fase del Stijl.la casa Henny va a ser muy importante porque fue uno de los primeros ejemplos arquitectónicos europeos a base de hormigón armado. Esta casa armoniza los elementos plásticos fundamentales, la superficie y el espacio, establece contrastes en las superficies por medio de colores, utiliza los planos horizontales ocultando los soportes y emplea elementos lineales que ponen de manifiesto las formas, creando quietud y movimiento a la vez.En general la casa entera resulta muy convincente por su completa renuncia a la decoración, y por su estructura compuesta a partir de elementos básicos, superficie, línea y espacio, lo que hace también de esta obra arquitectónica una obra plástica.El análisis de la casa Henny le permitió a Vilmos Huszár formular los nuevos principios arquitectónicos. El distinguió en la construcción arquitectónica distintas clases de elementos integrantes: es decir, los arquitectónicos (muros, ventanas, funciones) los elementos pictóricos (color, línea y formas bidimensionales) y los escultóricos (espacio y plasticidad) que era de aquí de donde venían los criterios para la elección de los materiales.




En esta primera etapa, Stijl presenta un manifiesto en el segundo número de la revista. Este primer manifiesto pedía un nuevo equilibrio entre lo individual y lo universal así como la liberación del arte respecto a la tradición y el culto de la individualidad.El manifiesto decía:La arquitectura debe ser considerada como una unidad plástica constituida por todas las artes, por la industria y la técnica que den origen a la aparición de un nuevo equilibrio.Las leyes del espacio y sus variaciones infinitas pueden conjugarse en una unidad equilibrada.Las leyes del color en el espacio y en el tiempo producen una unidad nueva.Las relaciones entre el espacio y el tiempo a través del color producen una nueva dimensión.Las interrelaciones entre la dimensión, proporción, espacio, tiempo y materiales deben ser válidas para formar una unidad.Eliminando los elementos de limitación se eliminan los caracteres opuestos entre el interior y el exterior.Se le da al color en la arquitectura el lugar que le corresponde legítimamente, la pintura separada de la construcción arquitectónica no tiene razón de existir.Con estos ocho puntos, los miembros de Stijl (a excepción de Oud y van der Leck) tratan el tema de la arquitectura.
El fin de esta primera etapa del Stijl se inicia con la separación de sus miembros y contribuyentes, y con la aparición de Rietveld con su creación de la silla roja azul que es una pieza de mobiliario que aportó para una proyección de la estética neoplástica como tal en tres dimensiones y que sería la primera de una serie de piezas de mobiliario diseñadas entre 1918 y 1920.



















Gerrit Rietveld, Silla roja y azul. 1918



La segunda etapa (1921 hasta 1925).


- Con la exposición de algunos trabajos De Stijl, en la Galería de Léonce Rosenberen París y con la participación de van Doesburg, se termina una de las primeras etapas del movimiento, y dando origen así a la segunda etapa de De Stijl.


- Durante este Período se descartan el uso de columnas, la simetría, la repetición de elementos (en fachadas), etc., que reflejaban el estilo propio de la arquitectura clásica o medieval. Esto llevó al Stijl a una tendencia estética neoplástica (reduciéndo a formas geométricas y colores puros para hacer la obra universal) :el plano por el plano, el rectangulismo estructural, entre otros. Estos argumentos sirvieron de base para la realización de una arquitectura nueva y diferente a la cual se venía dando.


- Con las ideas que se venían dando en este período y con las inquietudes de Theo van Doesburg hacia una arquitectura plástica y anticúbica, establece 16 puntos de su movimiento que son:


Forma; se eliminan las formas preconcebidas, es decir, no se tomarán modelos tipos, de estilos anteriores.


La arquitectura se desarrolla partiendo de los elementos de la construcción, en su sentido más amplio (función, masa, plano, tiempo, espacio, luz, etc.), ya que son al mismo tiempo elementos del plasticismo.La nueva arquitectura es económica, sin derroches de medios o de materiales.


La nueva arquitectura es funcional, es decir, se proyecta en un plano claro de fondo.


La nueva arquitectura no reconoce ningún tipo de autocontenido, ninguna forma básica; es decir, los espacios funcionales están determinados por planos rectangulares, que no poseen formas individuales en sí mismos.


La arquitectura se libera del concepto de monumentalidad de las nociones de grande y pequeño.


La nueva arquitectura no reconoce ninguna parte pasiva. Ha conquistado la abertura (la ventana posee un significado activo como abertura en oposición al carácter cerrado del plano del muro).


La Planta. La nueva arquitectura ha horadado el muro y de este modo ha destruido la división entre el interior y el exterior; se une una nueva planta abierta, totalmente distinta a la planta clásica.


La nueva arquitectura es abierta. El conjunto consiste en un solo espacio, subdividido según exigencias funcionales (los planos de separación pueden ser remplazados por pantallas móviles o planchas).


Espacio y tiempo. La unidad del espacio y del tiempo confiere un aspecto nuevo y completamente plástico.


La nueva arquitectura es anticúbica; no aspira a contener las diferentes células del espacio funcional dentro de un cubo cerrado, sino que traza el espacio funcional de modo excéntrico desde el centro del cubo.


Simetría y repetición. La nueva arquitectura no conoce la repetición en el tiempo; la simetría propone la relación equilibrada de partes desiguales, es decir, de partes que difieren en posición, proporción y ubicación a causa de sus caracteres funcionales diferentes.


El contraste con el frontalismo, ofrece una riqueza plástica de efectos espaciales y temporales múltiples.


Color. La nueva arquitectura ha destruido la pintura como una expresión separada, a través de los planos pintados. Los planos cromáticos forman una parte orgánica dentro de la arquitectura. Sin color estas relaciones no son una realidad viviente y por lo tanto no son visibles.


La nueva arquitectura es antidecorativa. El color no representa elemento decorativo u ornamental, sino orgánico.


Arquitectura como una síntesis del nuevo plasticismo; el edificio es entendido como una parte, la suma de todas las artes en su manifestación más elemental, como su esencia; ofreciendo así la posibilidad de pensar en cuatro dimensiones.




La Casa Rietveld-Schröder puede considerarse como el ejemplo más logrado de una aplicación resuelta y consecuente de los principios estéticos de Stijl. En efecto esta casa construida en 1924, es una realización de los 16 puntos de una arquitectura plásticas de van Doesburg, publicados al tiempo que se terminaba la casa. Era elemental, económica y funcional, antimonumental y dinámica, anticúbica en su forma y antidecorativa en su color.

Tercera Fase (1925-1931)

En la tercera y última fase de la actividad del De Stijl, que duró desde 1925 hasta 1931, fue debido a una disputa entre Mondrian y van Doesburg a causa de la introducción de la diagonal en sus pinturas, en una serie de “contraposiciones” por él completada en 1924.Stijl pasó a formar parte de una tendencia que combinó elementos del Constructivismo con ideas de la Bauhaus y de otros grupos, para constituir un lenguaje formal rico en variaciones, aunque básicamente homogéneo.
Piet Mondrian

Uno de los ejemplos más ilustrativos se aprecian en la obra de Mondrian, donde combinaba su configuración abstracta a través del equilibrio, utilizando los colores primarios, la escala de grises y las líneas rectas, las cuales forman rectángulos que equilibran las apreciaciones entre espacio y tiempo, reposo y movimiento en las relaciones que guardan las superficies entre sí. Es aquí donde el ideal de la armonía absoluta se concretiza.
Cuando vio pinturas cubistas( formas de la naturaleza representadas por medio de la geometria, todas las partes de un objeto en un mismo plano) por primera vez en 1910, Mondrian evolucionó de la pintura del paisaje tradicional hacia un estilo simbólico. Influenciado por Van Gogh, que expresaba las fuerzas de la naturaleza
En los años siguientes, eliminó todo indicio de los elementos representativos y evolucionó del cubismo hacia una abstracción geométrica pura.

Durante una temporada, en el año 1917, las pinturas de Mondrian, van der Leck y van Doesburg eran difícilmente distinguibles (cabe destacar el hecho de que Mondrian jamás aceptó la línea diagonal en sus trazados, aunque sí consideró apropiado el uso de la misma para orientar el formato; esto es: podremos saber siempre si estamos ante un Mondrian si no hay ninguna línea inclinada, aunque el formato del lienzo sea un cuadrado colocado en diagonal.

Los años de la Primera Guerra Mundial los pasa en Holanda y de su colaboración con Theo van Doesburg nace en 1917 la revista De Stijl
De Stijl aspiraba a la expresión de lo universal y Mondrian definió este objetivo para el cual encontró el nombre de Neoplasticismo.
En su búsqueda de universalidad, utilizó los principios geométricos en el análisis de la estructura interna de las cosas, lo que lo llevó a reducirlas sólo a forma y color.
Pero irá más lejos, reducirá todas las formas a la oposición y el equilibrio entre la línea vertical y la horizontal, que forman ángulos rectos y todos los colores a los tres primarios, además de incorporar la negación del color ( el blanco, el negro y el gris) a la composición de la obra.




Theo van Doesburg

Theo van Doesburg, pseudónimo de Christian Emil Marie Küpper ( Utrecht 30 de agosto de 1883 - Davos 7 de marzo de 1931 ) Pintor, teórico y arquitecto neerlandés.

En 1908 realizó su primera exposición de pintura en La Haya, encuadrando su arte en el naturalismo hasta 1916, cuando, al mismo tiempo que inicia su etapa de abstracción, publica los primeros números de la revista De Stijl, portavoz del movimiento neoplasticista.

En
1926, tras la ruptura con Piet Mondrian escribió un manifiesto en el que explicaba el arte elementarista. En su obra arquitectónica son destacables el restaurante «Aubette», que construyera en Estrasburgo en colaboración con Cornelius van Eesteren (1926-28), y su casa-estudio de Val-Fleury, en Meudon (Hauts-de-Seine).


Elementarismo: variante del neoplasticismo, pretende introducir la diagonal para obtener tension dinamica

Neoplasticismo, corriente artística que proponía despojar al arte de todo elemento accesorio en un intento de llegar a la esencia a través de un lenguaje plástico objetivo y, como consecuencia, universal


neoplasticismo está considerado, junto con el suprematismo de Maliévich, el origen de la
abstracción geométrica.

Arte abstracto
Arte abstracto es el
estilo artístico que enfatiza los aspectos cromáticos, formales y estructurales, acentuándolos, resaltando su valor y fuerza expresiva, sin tratar de imitar modelos o formas naturales.
- deja de considerar justificada la necesidad de la representación
figurativa y tiende a sustituirla por un lenguaje visual autónomo, dotado de sus propias significaciones.
- usa un
lenguaje visual de forma, color y línea para crear una composición que puede existir con independencia de referencias visuales del mundo real.
- La abstracción total no conserva ninguna traza de referencia a nada reconocible. El
arte figurativo y la abstracción total son casi mutuamente excluyentes. Pero el arte figurativo y el representativo (o realista) a menudo contiene algo de abstracción parcial.
- la abstracción pura, en la que no hay referencia alguna a realidades naturales, surgió alrededor de
1910, como reacción al realismo, e influido por la aparición de la fotografía que provocó la crisis del arte figurativo. Es una de las manifestaciones más significativas del arte del siglo XX.
Por un lado, el
fauvismo y el expresionismo liberaron el color, lo que derivó hacia la abstracción lírica o informalismo.
Otra vía fue la del
cubismo, que hizo hincapié en la conceptualización de la forma y de la composición, lo que llevó a otro tipo de abstracción, las diferentes abstracciones geométricas y constructivas. Tanto la abstracción geométrica como la abstracción lírica son a menudo totalmente abstractas. Por lo tanto, ya desde sus comienzos, el arte abstracto ha tendido hacia dos polos: uno, cuyos orígenes se remontan al fauvismo, es libre y lírico; el otro, inspirándose más en el cubismo, es rigurosamente geométrico.
El cubismo es considerado la primera
vanguardia ya que rompe con el último estatuto renacentista vigente a principios del siglo XX, la perspectiva. En los cuadros cubistas desaparece la perspectiva tradicional. Trata las formas de la naturaleza por medio de figurasgeométricas, fragmentando líneas y superficies. Se adopta así la llamada «perspectiva múltiple»: se representan todas las partes de un objeto en un mismo plano
Se eliminan los colores sugerentes que tan típicos eran del
impresionismo o el fauvismo. En lugar de ello, utiliza como tonos pictóricos apagados los grises, verdes y marrones. El monocromatismo predominó en la primera época del cubismo, posteriormente se abrió más la paleta.

Deutscher Werkbund


Deutscher Werkbund
(1907-1938cerrada por WWI) (1949 reabre)

Asosiaciones Werkbund

Austria: 1910
Suiza: 1913
Suecia: (Slöjdforenigen) 1910-1917
Inglaterra: (Design and industries association) 1915

Caracteristicas
- Fundada en Alemania en 1907


- Fue una asociación de artistas, artesanos-industriales y publicistas los cuales tenían como meta mejorar el trabajo profesional mediante la educación y la propaganda en conjunto con el arte, la industria y la artesanía

- 2 corrientes: la estandarización industrial y tipificación de los productos
La individualidad artística (van de velde)
Las 2 son direcciones decisivas de la creación artística del siglo XX

- DWB inspirado en “Arts and Crafts” (la producción no sera lo principal)

-Permite maquinaria y procesos industriales

- Nuevos materiales de construcción

- La perdida de importancia del espacio desaparece


- Pretende influir en el gusto del fabricante como del usuario; acción costeada por el estado para unir los oficios tradicionales con las técnicas industriales de producción en masa

- Adopción de la forma abstracta como base estética del diseño industrial sustituyendo el ornamento

- Para la arquitectura representó la defensa de la construcción en acero, hormigón y vidrio.


- Pretendía fomentar la modernidad en el diseño y la arquitectura.
-Fue una institución precursora de la Bauhaus.

- La base del éxito fue su creatividad, la fuerza innovadora y la consecuente tenacidad de sus miembros.

- Tenía como finalidad la "dignificación" del trabajo artesanal y la "buena forma" sin ornamentos, enfocada hacia la calidad y la funcionalidad.

- Impulso el racionalismo

- Productos en vidrio y metal

-Fue clausurado por el nacionalsocialismo



Antecedentes


William Morris y el movimiento Arts and Crafts


Historia

-Originado en Europa por la rivalidad de las potencias

- Primero en cubrir la mitad del planeta

- El Estilo intencional encontró por primera vez su expresión materializada; énfasis en la ortogonalidad, empleo de superficies lisas, pulidas, despojadas de toda aplicación ornamental, y el efecto visual de ligereza que permitía la construcción en voladizo.

- A fines del siglo XIX en Alemania se dio un rápido progreso tecnológico gracias a la estrecha relación entre las universidades y la industria

- Por esta razón, envían a Londres al escritor y crítico Herman Mathesius, para ponerse al tanto de las actividades en arquitectura y diseño en Inglaterra. Esto le permitió conocer el trabajo de William Morris y sus seguidores. Permaneció en Londres de 1896 a 1903.

- En 1903 regresó a Alemania con nuevas ideas en el campo del diseño industrial moderno. Su pensamiento se basaba en el racionalismo en la forma, perfecta y pura utilidad.

- En 1914 la DWB mostró sus logros a través de una gran exposición realizada en Colonia.

- El espectacular edificio de cristal de Bruno Taut, obra arquitectónico-escultórica que se iluminaba llamativamente al anochecer, fue un punto culminante y pionero de la muestra.
- Apoyó también desde el principio a la Bauhaus, la famosa escuela de arte, diseño y arquitectura de la modernidad clásica fundada por Walter Gropius (quien fue miembro de la DWB por muchos años)

- Momento mas importante: Exposición de arquitectura “ Weissenhofsiedlun” Suttgart 1927 que bajo la da dirección de Mies Van der Rohe se invito a 12 arquitectos de fama mundial a realizar viviendas aplicando las nuevas ideas de arquitectura y diseño.
Le Corbusier, Walter Gropius, Max Taut, Jacobus Johannes Pieter Oud, Peter Behrens entre otros
Esta exposición fue el intento de diseñar a partir de una base creativa
Se pretendía con esta vivienda propagar a las nuevas pautas estéticas (reduccion a las funciones elementales, utilitarismo) y el ofrecimiento a la sociedad de precios asequibles
Se trataba de un campo de experimentación de avanzada que aún hoy sigue fascinándonos, en el que se conjugan máximas de estandarización y tipificación con una elevada consciencia del estilo y las formas.

- E l merito de haber tratado la vivienda obrera como una tarea artística es del arquitecto holandés Oud


AEG es una empresa alemana fundada en 1883 por Emil Rathenau, que en ese año adquirió la licencia de las patentes de Thomas Alva Edison en Alemania).
En los comienzos la empresa se dedicó a la fabricación de
calentadores eléctricos, planchas eléctricas, teteras eléctricas y otros aparatos. A partir de 1907, comenzó a trabajar como asesor el diseñador Peter Behrens, que diseñó la imagen corporativa de la empresa (alfabeto, logotipo, catálogos, propaganda), los edificios de sus fábricas y una serie unificada y sistémica de productos eléctricos


Bruno Taut
Bruno Taut fue el responsable del
Pabellón del Vidrio, metáfora de la arquitectura de cristal, anticipación de la arquitectura expresionista, de la Catedral de Cristal que serviría también de portada al manifiesto fundacional de la Bauhaus en 1919.







Pabellón del vidrio en la exposición del Werbund de Colonia

Hermann Muthesius

- “ desde los cojines de los sofas a la construccion de ciudades”, así describía en 1912 el arquitecto Hermann Muthesius a la DWB

-Quizá por lo que es más conocido es por promover muchas de las ideas del movimiento británico Arts and Crafts en Alemania.

-Fue uno de los fundadores del movimiento
Deutscher Werkbund, junto con Peter Behrens.

-En
1907 Muthesius era el inspector de la Junta Superior Prusiana para las Escuelas de Artes y Oficios, cuando impartió una conferencia en la que condenaba el historicismo de las artes e industrias alemanas. Fue la polémica causada por esta conferencia la que le impulsó a crear la Deutsche Werkbund

- Muthesius fue uno de los principales arquitectos que construyó la primera «Ciudad Jardín» alemana, Hellerau, un suburbio de
Dresde, fundada en 1909. Su fundación se encuentra también muy relacionada con las actividades de la Deutscher Werkbund.

Peter Behrens

-En todos sus proyectos, Behrens supo aplicar su idea de fundir arte y técnica en una sola realidad: “la técnica a la larga no puede considerarse como una finalidad en sí misma, sino que adquiere valor y significado cuando se la reconoce como el medio más adecuado de una cultura”.

-Al principio en su trabajo se centró en pequeños detalles

- En 1903 fue el director de la escuela “Arts and Crafts”

- Es considerado como el primer diseñador industrial porque proyectaba a la producción en masa para el consumo general.


- Se fue alejando del “Judgenstill” (modernismo) y fue dándole valor al proceso de fabricación, al buen servicio y al buen mantenimiento de los productos

- Tras haber sido contratado en 1907 como consejero artístico de la sede berlinesa de la Fábrica de Turbinas AEG, Behrens desarrolló la "identidad corporativa" de la compañía, con un proyecto de diseño que iba desde la construcción de una sala para turbinas, pasaba por bosquejos para teteras de agua y llegaba hasta la tipografía de la papelería de la empresa.


- Unión arte-industria

- Concepto arquitectónico de urbanización

- De este hombre surgió la famosa frase “Menos es más”.

Ventilador diseñado por Behrens, formalmente despojado de todo ornamento de acuerdo a la nueva concepción racionalista del siglo XX.


Henry Van De Velde
(1863-1957)

- Creía que los arquitectos podían reformar la sociedad con sus diseños

- Diseñar con el alma

- La principal obra arquitectónica de Van de Velde fue el Teatro para la Exposición de la Werkbund (Colonia, 1914).

Teatro para la Exposición Werkbund

Colonia



Henry Cole
(1808-1882)

- Inicia en su país en el año de 1845 un movimiento que pretende eliminar la brecha existente entre el industrial y el artista o diseñador, y estimular así el gusto de los usuarios.
“demostrar la unión del mejor arte con la manufactura”, había que reformar la producción, pensando en “una alianza entre arte y fabricante promovería el gusto del público”

-El siguiente paso fue editar el Journal of Design and Manufactures, primera publicación sobre diseño en la historia, que circulo de 1849 a 1852.

- Colaboró en una revista de diseño de la época, en donde se postulaba un diseño exento de ornamentación, funcional y útil.
- Probablemente su obra más relevante al mundo del diseño de producto sea un juego de té de color blanco inspirado en las vasijas griegas. Predomina en él la ausencia de decoración, relegada solamente a la tetera, que lleva decorada el asa y la tapa.

- Fue uno de los mentores de la Exposición Universal de Londres en 1851, siendo uno de los encargados de escoger el proyecto para la construcción del recinto de la exposición, en el cual ganó The Crystal Palace, de Joseph Paxton.



El palacio de cristal fue una enorme construcción erigida en Londres en 1851 para albergar la Gran Exposición.

El Palacio de Cristal causó una enorme impresión en los visitantes, que en su mayoría provenían de
Europa. Se convirtió en un símbolo de modernidad y civilización, admirado por unos y poco apreciado por otros.








Charles Edouard Jeanneret “Le Corbusier”
1887-1965

- Una de las figuras más importantes de la arquitectura moderna (junto con
Frank Lloyd Wright, Walter Gropiuus y Ludwig Mies van der Rohe) rechazó los estilos historicistas.

- Pionero en la técnica de construcción en hormigón armado



Ubicación: Ronchamp (Francia)
Estilo artístico: Organicismo
Técnica: Estructura de hormigón armado y acero, con muros enyesados en blanco.



- En Alemania tuvo la oportunidad de conocer a
Peter Behrens, trabajar en el Deutscher Werkbund y relacionarse con Joseph Hoffmann.


El arquitecto Josef Hoffmann, nacido en la ciudad de Brtnice, Moravia, influyó de manera notable el diseño moderno y la arquitectura mundial. Sus construcciones las podemos encontrar en Viena, en varias ciudades de Moravia, así como en Londres o en Bruselas.

Revolucion Industrial-definiciones

La revolución industrial

-La Revolución Industrial, que comenzó en el siglo XVIII


- Hizo que se pasara de la producción individual a la división del trabajo en las fábricas.


- Para los obreros, las condiciones de trabajo eran peligrosas y sucias, y no fomentaban ningún sentimiento de orgullo por el trabajo realizado. Se producían muebles, cuberterías y textiles, destinados a atraer a una nueva clase media urbana que mostraba un gran interés por este tipo de productos y por otros más baratos.

- La Revolución comenzó con la mecanización de las industrias textiles y el adelanto de los procesos del hierro.


- La expansión del comercio fue beneficiada por la mejora de las rutas de transportes y posteriormente por el nacimiento del ferrocarril.

- A mediados del siglo XIX, en Inglaterra se realizaron una serie de transformaciones; la aplicación de la ciencia y tecnología permitió el invento de máquinas que mejoraban los procesos productivos.

-Se pasa de el taller familiar a la fábrica.

-John Ruskin y William Morris encuentran el vinculo entre la pobreza de la sociedad y la industrialización caracterizada por la impersonalidad que generan las maquinas a los productos.


La iniciativa de la máquina de vapor fue una de las más importantes innovaciones de la Revolución industrial. Hizo posible mejoramientos en el trabajo del metal basado en el uso de coque en vez de carbón vegetal.
El ingeniero e inventor escocés James Watt desarrolló una serie de ideas que permitieron la fabricación de la máquina de vapor que hoy conocemos. El primer invento de Watt fue el diseño de un motor que contaba con una cámara separada para la condensación del vapor. Esta máquina, patentada en 1769, redujo los costos de la máquina de Newcomen evitando la pérdida de vapor producida por el calentamiento y enfriamiento cíclicos del cilindro

Artesano

- Fabricación de elementos con identidad y tradición

- Le agrega valor a los objetos

- Oficio manual.

- Busca la producción de objetos estéticamente agradables en este mundo de industrialización.

- Decora, trasforma a mano, cubre una necesidad concreta.

- Utiliza sus sentidos para crear belleza.

- Técnico-obrero

Artista

- Comunica sentimientos, crea, produce arte

- Buen uso de técnica, talento

- Puede desempeñarse en la pintura, dibujo, escultura, arquitectura etc.

- Elabora, crea, compone obras de arte.

- Tiene una disposición sensible frente al mundo que lo rodea.

- Logra estimular los sentidos de los hombres por medio de su espíritu creador.

- Maneja el espacio, el color, dimensión (perspectivas), movimiento



Diseñador

- Busca alcanzar un alto nivel estético sin dejar de lado la funcionalidad resolviendo problemas prácticos y necesidades

- Posee la concepción original del objeto.

- Su función es crear con el fin de satisfacer las necesidades del usuario comunicando, innovando, componiendo, modificando un objeto.

- Integra requisitos sociales y necesidades con conceptos psicológicos y materiales, integrando la forma, color, volumen etc.

Decorador

- Cuenta con herramientas especificas

- Adorna, decora, embellece al manipular volúmenes en un espacio determinado y trata superficialmente al espacio interior.

-Planifica la distribución de elementos decorativos por medio de esquemas o dibujos


Art Deco


Art Decó


Materiales

- Porcelana
- Baquelita
- Pieles
- Plastico-Termoplastico
- Crom
- Vidrio azul
- Maderas exóticas
- Cristal

Características

- Decoración por encima de la funcionalidad
- Tratan de representar algunas abstracciones que muestran en la naturaleza, rayos luminosos radiantes, fluidos acuáticos, nubes ondulantes..
- Representación fauna haciendo referencia a ciertas cualidades como la velocidad y usan para ello gacelas, galgos(elegancia), panteras palomas, garzas..
- Se utilizan las flores, los cactus, las palmeras, representados por medio de delineaciones geométricas.
- Se utilizan motivos de las culturas prehispanas de las culturas azteca, maya o inca y motivos inspirados en los objetos de los descubrimientos arqueológicos de Egipto, mesopotamia, vikingo o de los pueblos africanos o indios.
- Se utiliza la figura humana de hombres gimnastas, obreros, habitantes de las urbes, luciendo el "look" de la época, junto a la de mujeres resueltas que participan en la producción económica, vistiendo una moda más atrevida, con el pelo corto a la "garzón" que fuman y participan en cócteles, denotando su liberación.
- Se caracteriza por la profusión ornamental, el lujo de los materiales y el frecuente recurso a motivos geométricos y vegetales.
- Se divide en zigzag y streamline (1930-1939) en EE.UU. N.Y utiliza linea curva aerodinamica, horizontal y abstracciones de velocidad; en Miami se ve el estilo hollywoodense que da una sensación de elegancia con la utilización de colores llamativos.
-Detalles, texturas
- La mujer fue gran inspiradora de este movimiento, en porcelanas, pintura, accesorios (tocadores, perfumeros)
- Repetición modular
- Simetria
- Volumetria
- Positivos y negativos
- Bajos y altos relieves






Historia

- Ultimo estilo decorativo en la historia
- El Art Decó es considerado un movimiento artístico que se inicio a partir de 1920 hasta 1940, y en algunos países su influencia se extiende hasta los años 50. Este movimiento afecta sobre todo a las artes decorativas y en particular al diseño, mobiliario, arquitectura, moda, pintura, grabados, cine, etc. pero fue en 1925 después de la “Exposition Internacionale des Arts Décoratifs et Industriels modernes” en Paris y con la participación del colectivo de artistas franceses vanguardistas de las arte los que empezaron a definir este estilo.
- En 1912, Francia pretendia celebrar la Exposición Internacional que se inauguraría en 1915, en donde se expondrían los productos, adelantos industriales y avances técnicos de todos los países. Sin embargo, como consecuencia de los acontecimientos que se desataron en 1914 desencadenando la Primera Guerra Mundial, dicho evento tuvo que posponerse ". Una vez finalizado el conflicto en 1918, se retomó dicha idea y se programó la inauguración de la citada Exposición, para 1922, pero los problemas financieros y de reconstrucción económica, pospusieron tal evento hasta 1925. Para ubicar esta magna muestra se pensó en el Grand Palais, el cual se acondicionó para tal ocasión, aunque por exigencias de participación, hubo de construir un pabellón que albergara a los 21 países participantes, siendo el director arquitectónico Charles Plumet.





El “Grand Palais” comenzó a construirse en 1897 para albergar la Exposición Universal de 1900 celebrada del 15 de abril al 12 de noviembre del mismo año, tras un complejo proceso de gestación en el que participaron varios arquitectos,[1] en el mismo lugar donde se emplazaba previamente el Palacio de la Industria, realizado para la Exposición de 1855.




De la dirección general se encargó a Charles-Louis Girault, mientras que los otros tres arquitectos, Deglane, Louvet y Thomas se especializaron cada uno en la construcción de las diferentes secciones del edificio






Como artistas representantes del Déco estan: Rene Lalique, Paul Poiret, Pierre Emile Legrain, Eileen Grey

Rene Lalique
Tuvo un gran reconocimiento por sus originales creaciones de
joyas, botellas de perfume, vasos, candelabros, relojes, etc., dentro del estilo modernista, (Art nouveau y Art decó). La fabrica que fundó funciona todavía y su nombre ha quedado asociado a la creatividad y la calidad, con diseños tanto fastuosos como discretos.






The Bibendum Chair
Eileen Gray silla Bibendum uno de los diseños mas representativos del siglo XX.


lunes, 18 de mayo de 2009

Arts -n- Crafts



Arts and Crafts

Origen

- Surge en Inglaterra en 1880-1910 gracias a la obra de john ruskin

- Se desarrollo en el reino unido y EE.UU

- Reacción contra el estilo victoriano término aplicado a las tendencias imperantes en las artes decorativas durante el mandato de la reina Victoria I de Inglaterra

- Primer estilo industrial

Caracteristicas

- Se caracteriza por el uso de líneas serpenteadas y asimétricas constituyendo sobre todo un arte decorativo.

-Rechazo de la separación entre el arte y la artesanía. El diseño de los objetos útiles es considerado una necesidad funcional y moral.

-Rechazo de los métodos industriales de trabajo, que separan al trabajador de la obra que realiza, fragmentado sus tareas.

- Propuesta de un regreso al medievalismo, tanto en la arquitectura (con el neogótico) como en las artes aplicadas.

- Propuesta de la arquitectura como centro de todas las actividades de diseño. Una idea que sería recogida por el racionalismo de principios del siglo XX.

-Propuesta de agrupación de los artesanos en talleres, siguiendo el modelo medieval de trabajo colectivo.

-Propuesta del trabajo bien hecho, bien acabado y satisfactorio para el artista y para el cliente.


Historia


Sus principales impulsores fueron Charles Robert Ashbee, T. J. Cobden Sanderson, Walter Crane, Phoebe Anna Traquair, Herbert Tudor Buckland, Charles Rennie Mackintosh, Frank Lloyd Wright, Christopher Dresser, Edwin Lutyens, Ernest Gimson, Gustav Stickley, y los artistas del movimiento prerrafaelita.

- El movimiento reivindicó los oficios medievales en plena época victoriana

- Reivindico la primacía del ser humano sobre la máquina, con la filosofía de utilizar la tecnología industrial al servicio del hombre: potenciando la creatividad y el arte frente a la producción en serie.

- Los visitantes a la feria universal de 1851 que llegaron al Crystal Palace en Londres se asombraron por los avances tecnologicos aunque tambien por el mal gusto de los objetos fabricados en masa.














Interior of The Crystal Palace Architect: Joseph Paxton (1851)



- Con la idea de progreso industrial se mesclo la idea de que era necesaria una reaccion que devolviera a los objetos de la vida cotidiana algo de estetica que acompañara la funcion. Esta reaccion se denomino “Arts and crafts” que pretendia elevar la dignidad social y estetica del diseño.

- Las reacciones al recargado estilo dominante en la época se iniciaron a finales de la década de 1840. A este respecto hay que destacar la obra de Henry Cole, que editó el Journal of Design and Manufactures desde 1847.Dos años después, en 1849, apareció la obra de John Ruskin, Las siete lámparas de la arquitectura, una de las obras fundamentales de la crítica de arte del siglo XIX, que ya en 1843 había comenzado a publicar una serie sobre Pintores contemporáneos, y que en 1851-53 publicaría Las piedras de Venecia. La obra de Ruskin destaca por la excelencia de su estilo se rebela contra el entumecimiento estético y los dañinos efectos sociales de la Revolución Industrial, formuló la teoría de que el arte, esencialmente espiritual, alcanzó su cenit en el gótico de finales de la Edad Media, un estilo de inspiración religiosa y ardor moral.


Desde el punto de vista de la acción el Arts & Crafts experimentó un empuje importante en 1861 cuando William Morris fundó la empresa Morris, Marshall, Faulkner and Company, conocida generalmente como Morris and Company.En 1890 Morris fundó la Kelmscott Press, una imprenta artesanal de la que salieron tiradas reducidas de algunos de los libros impresos más cuidadosamente producidos de toda la historia, y que fue capaz de ejercer una poderosa influencia sobre las grandes editoriales comerciales durante varias décadas.






Tras culminar sus estudios, comenzó a trabajar en 1856 en la firma de arquitectura de G.E. Street. Con Webb construyó la Red House, que fue su regalo de boda para Jane Burden
La casita roja (Red House) es una propiedad que la fue contruida por
Philip Webb en 1859 en Inglaterra, por encargo de William Morris. Toma su nombre del material con el que estaban construidos sus muros, ladrillo rojo.









Algunos historiadores consideran la Red House de Philip Webb el primer diseño de "casa moderna".

Dos años más tarde Morris organizó una asociación de artistas prerrafaelistas –incluyendo a Webb, Rossetti, Burne-Jones y Ford Madox– para formar un taller que diseñara y realizara por encargo cualquier trabajo artístico, desde murales hasta vidrieras y muebles, desde bordados hasta trabajos en metal y madera tallada. El propósito, era crear una obra de arte total, en la que su creador tuviera total conexión con su obra, y fuera única, en contraposición con la producción industrial.


El movimiento de
artes y oficios pretendía volver a la manufactura artesanal contrastada con la producción industrial de la época y así hacer llegar la cultura a las áreas menos pudientes de la sociedad. Lo que se le reprochó fue que los productos llegaron a ser tan complejos en su fabricación que solo las clases altas pudieron adquirir los ejemplares.

Modernismo



Modernismo

Antecedentes
- Historicismo, eclecticismo


Características

- Se pretendía crear un arte nuevo (nueva estética)

- Predomina la inspiración en la naturaleza

- Elementos de origen natural, predominan los vegetales

-Formas redondeadas de tipo orgánico entrelazadas con el motivo central

- Línea curva

- Asimetría

- Estilización de los motivos; representación menos realista

- Se incorporan novedades de la revolución industrial

- Democratizar la belleza, los objetos mas cotidianos adquieren valor estético

- Socialización del arte, objetos asequibles para todo el pueblo

- La no utilización de técnicas de producción masiva

- Utilización de la imagen femenina con actitudes delicadas y gráciles; gran aprovechamiento de las ondas en el cabello y pliegues en las vestimentas

- Tendencia a la sensualidad y a la complacencia de sentidos, algunas veces erótico

- Se utilizaron innovaciones tecnológicas de finales del siglo XIX como el hierro expuesto aprovechándolo mas aya de su función arquitectónica

- También se utilizaron grandes piezas de cristal de forma irregular (vitraux) en arquitectura


Belgica - Francia: Art Nouveau
Inglaterra: Modern style
Austrália: Sezession
Alemania: Jugendstil
Itália: Liberty o floreale
España: Modernismo


- Corriente de renovación artística que se desarrollo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
- En cada país se expresó de manera distinta
- En la década de 1920 se deriva el estilo “ Art déco”
- Tuvo su mayor auge entre 1892 y 1902
- En la exposición universal de Paris en 1900 el modernismo triunfo en cada medio.
- Alcanzo su apogeo en la Exposición Internacional del Arte Decorativo Moderno en 1902 (Italia).


Arquitectura

- Es frecuente el uso de hierro y cristal
- El modernismo arquitectónico como tal nace en Bélgica de la mano de Henry van de Velde y Victor Horta, allí se le dará el nombre de art Nouveau
- Arquitectura inspirada en John Ruskin y William Morris
- Para el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la naturaleza altamente decorativa del diseño modernista (que lo hacía caro de producir) empezó a ser abandonado en favor del arte moderno con trazos más simples y rectilíneos (por lo tanto más barato) y al estar en armonía con la estética plana y tosca de los diseños industriales luego derivaría en el Art Decó.


Henry Clemens van de Velde (1863-1957) es uno de los primeros modernistas. Construye la casa Bloemenwert , pero lo más interesante es el diseño de su decoración. Tiene influencias del expresionismo alemán, y son típicos sus tejados ondulados.



casa Bloemenwert





Víctor Horta es el más puro de los modernistas y el más representativo. También son típicos sus tejados ondulados así como sus fachadas, que provocan un juego de luces y sombras muy decorativo que recuerdan al barroco. Descubre las posibilidades del hierro, en el que crea grandes forjas. Se curvan asemejando la vegetación natural.
Obra: “la calle Paul-Emile Janson” en Bruselas y múltiples kioscos de hierro y bocas de metro lujosamente decoradas.
También hizo el Hotel Solvay en Bruselas. Lo más característico de este edificio son sus interiores lujosamente decorados y muy recargados, con lámparas, papel pintado, vidrieras y vitraux, todo de diseño. Otras obras suyas son el Hotel Tassel, y la casa del Pueblo, el palacio de Bellas Artes, en Bruselas y el Gran Bazar de Fráncfort.

Victor Horta, Belgian, 1861 - 1947Interior of the Tassel House, 1893



William Morris es otro de los grandes modernistas, de origen inglés. No cae en los excesos decorativos, es el más sobrio del movimiento, ya que se centra más en la implantación de la villa en la naturaleza y la valoración del espacio interior funcional. Sobre todo diseña muebles y pequeños utensilios cotidianos, y se le sitúa dentro del género en consonancia del arquitecto fránces Charles Voysey.



Otro británico es Charles Rennie Mackintosh que es otro de los más grandes arquitectos que influyó en el movimiento modernista. Sus planteamientos son originales y aportan nuevas soluciones a sus problemas arquitectónicos. Se caracterísa por las formas prismáticas y octogonales. Mackintosh es el arquitecto modernista más sobrio en los exteriores, lo que le vale ser un precursor del racionalismo arquitectónico. Diseña muebles y joyas, y construye <--la Escuela de Arte de Glasgow. Tuvo una importancia fundamental en el movimiento Arts and Crafts y que además fue el máximo exponente del Art Nouveau en Escocia.

Saltó a la fama después de exponer sus muebles en la Secesión de Viena en 1900. Formó parte del grupo “Los cuatro” de Glasgow, creado en 1897. Fue su principal figura.
Era uno de los Arquitectos mas destacado de los personajes vinculados al Art Nouveau (incluyendo a Victor Horta), pero después de 1913 no recibió más encargos y murió en la miseria en 1928 (miseria que también está relacionada con su afición a la bebida).

Joyeria

- Con el modernismo surgió un nuevo tipo de joyería, motivada hacia el diseño artístico antes que el despliegue de las gemas. Los joyeros de París y Bruselas fueron los que principalmente definieron el modernismo en la joyería y en esas ciudades es donde el estilo ganó el mejor renombre.


- Inspiración en el renacimiento para sus joyas de oro esmaltado y esculpido, aceptando además el estatus del joyero como artista más que como artesano.
Los críticos franceses contemporáneos eran unánimes al reconocer que la joyería estaba atravesando una transformación radical y que el diseñador, joyero y vidriero René Lalique estaba en su centro.

Lalique glorificó a la naturaleza en la joyería, extendiendo su repertorio para incluir aspectos nuevos no tan convencionales –como libélulas y hierbas- inspirados en sus encuentros con el Arte japonés.












… en las Artes Gráficas

El modernismo se extendió en las artes gráficas, en el diseño de cubiertas de libros, ilustraciones de revistas de todo tipo, afiches comerciales a paneles decorativos y en el diseño de tipografía para imprenta a la confección de postales.

De todos los autores que pudieron hacer aportes a esta gran amplitud, uno de los más influyentes e imitado fue el checo Alfons Mucha. La aceptación de sus diseños, hechos con exquisita delicadeza y que incluían en su gran mayoría la figura femenina como figura central le ganó trabajos a nivel internacional, produciendo también la clave ganadora de un estilo artístico comercial a imitar por los ilustradores de la época.




cartel para cigarrillos JOB

Alfons Mucha















Merece destacarse Aubrey Beardsley uno de los más originales exponentes del modernismo gráfico y en su caso con ilustraciones en blanco y negro, con un estilo personalísimo que le ha reputado admiración a pesar de lo controvertido e irreverente que los temas que ilustra en sus obras fueron para su época.



Salome, by Aubrey Beardsley

"Pop art"

Arte pop
(1958 – 1975)


Antecedentes


- Arte abstracto-Wassily Kandinsky

Origen


- Surge a mediados de 1950 en el reino unido y a finales de 1950 en EE.UU.

- Es una extensión y repudio al dadaísmo que se caracterizó por sentimientos de protesta contra convenciones literarias, una actitud de burla total por las manifestaciones artísticas literarias, los artistas pretendían destruir todas las convenciones con respecto al arte, creando una especie de anti-arte o rebelión contra el orden establecido en aquella época.

- La gente se estaba cansando del arte abstracto y fino, era nuevo, diferente, sus colores vibrantes y brillantes en bloques hacían el pop art interesante, moderno.

- Usaba elementos populares y les daba estatus.

- Dividió las artes finas con el medio y la publicidad.

- Busca enfatizar algunas veces a través de la ironía.

- El movimiento subraya el valor iconográfico de la sociedad de consumo.

- El “arte popular” se interesa por objetos de la vida cotidiana.

- Pretende lograr una postura estética o critica en la sociedad.

- La belleza es susceptible a ser encontrada en cualquier objeto de consumo.


Historia

- El término arte pop fue acuñado por John McHale en 1954 con el fin de describir el movimiento. Éste fue utilizado en las discusiones del Grupo independiente durante su segunda sesión en 1955

- La primera aparición de dicho término en una publicación impresa fue en 1956, en un artículo publicado en Arc por parte de los miembros del Grupo Alison y Peter Smithson

- Lawrence Alloway uso el termino “arte popular” en 1958 por primera vez en un articulo de un viaje que hiso a EE.UU , aunque no especifico el termino “pop art”, uso el término «popular mass culture» (cultura popular de las masas).
(The Arts and the Mass Media," Architectural Design, February, 1958, London)


…en Inglaterra

Richard Hamilton y Eduardo Paolozzi, miembro del “Grupo Independiente” fueron pioneros del movimiento en Londres 1950.
En 1960 continuaron Peter Blake, Patrick Caulfield, David Hockney, Allen Jones, and Peter Phillips.
- El grupo independiente fue fundado en Londres en 1952 y es conocido como el precursor del pop art, era un grupo de jóvenes pintores, escultores, arquitectos, escritores y críticos que desafiaban la visión modernista de la cultura así como la perspectiva tradicional de ver las Bellas artes.Las discusiones se centraban en la cultura popular y lo que implicaba la aparición de dichos elementos de comerciales, películas, tiras cómicas, ciencia ficción y de la tecnología.

- Durante la primera reunión del Grupo independiente (1952), el co-fundador, artista y escultor Eduardo Paolozzi presentó una lectura utilizando una serie de collages titulado “Bunk!”, el cual había ensamblado durante su estancia en París entre 1947 y 1949. Consistía en objetos encontrados tales como anuncios, personajes de tiras cómicas, portadas de revistas y material gráfico que representaba la cultura norteamericana


Una de las imágenes utilizada en dicha presentación fue un collage de 1947 titulado “I was a Rich Man's Plaything”, incluye la primera utilización de la palabra “pop!″, la cual aparece en una nube de humo que sale de un revólver.
Su collage de 1947 “I was a rich man's plaything”, a veces es etiquetado como la primera muestra real del Pop Art, ha sido descrita por su autor como surrealista.
I was a Rich Man's Plaything (1947)- Después de dicha presentación, el grupo independiente se enfoca principalmente en el uso de imágenes de la cultura norteamericana, principalmente aquellas que aparecen en los medios de comunicación masivos[.]







…en EE.UU

- A principio de los 60s llego el pop art a EE.UU a travez de trabajo de Jim Dine, Roy Lichtenstein, and Robert Rauschenberg.

- Desarrollo en EE.UU una respuesta a la abundancia y el creciente materialismo y consumismo en la sociedad después de la segunda guerra mundial

- Su mayor relevancia fue durante la década de 1960, en este tiempo los anuncios norteamericanos habían adoptado elementos del arte moderno y funcionaban a un nivel bastante sofisticado.

- Los artistas norteamericanos buscaron estilos dramáticos que distanciaran el arte de los materiales comerciales; a diferencia del estilo romántico, sentimental y humorístico de Inglaterra.

- Los artistas norteamericanos produjeron obras de mayor fuerza y agresividad.

De los artistas de mayor importancia:

- Roy Lichtenstein en su trabajo probablemente define la premisa básica del arte pop mejor que nadie a través de la parodia.

- Las obras de Lichtenstein junto con las de Andy Warhol, Tom Wesselmann y comparten el uso de la típica imagen de la cultura popular norteamericana, y trata al sujeto de una forma impersonal, ilustrando la idealización de la producción en masa.

- El mas reconocido artista pop Andy Warhol uso un realismo fotografico, en la tecnica de impresión en masa llamada seriografia para producir sus comentarios de los medios, la fama y publicidad.



Installation of Campbell's Soup Cans - 1962




















Che - 1962





















Marilyn Monroe - 1962





















Campbell's Soup Can - 1964








R. Lichtenstein, El beso.